Видео доступна только в полной версии Мой Мир.
Полная версияMichelangelo Merisi da Caravaggio - Микеланджело Меризи да Караваджо /1573-1610/
Караваджо Микеланджело (Caravaggio) (1573–1610). Собственно, полное имя Меризи да Караваджо (Michelangelo Merisi da Caravaggio). Итальянский живописец. Родился 28 сентября 1573 года. Учился в Милане (1584-1588); работал в Риме (до 1606), Неаполе (1607 и 1609-1610), на островах Мальта и Сицилия (1608-1609). Караваджо, не принадлежавший к определенной художественной школе, уже в ранних произведениях противопоставил индивидуальную выразительность модели, простые бытовые мотивы (“Маленький больной Вакх”, “Юноша с корзиной фруктов” - оба в галерее Боргезе, Рим) идеализации образов и аллегорическому истолкованию сюжета, свойственным искусству маньеризма и академизма. Совершенно новую, интимно-психологическую интерпретацию получили у него традиционные религиозные темы (“Отдых на пути в Египет”, галерея Дориа-Памфили, Рим). Художник внес большой вклад в становление бытового жанра (“Гадалка”, Лувр, Париж и другие). Зрелые произведения художника Караваджо - это монументальные полотна, обладающие исключительной драматической силой (“Призвание апостола Матфея” и “Мученичество апостола Матфея”, 1599-1600, церковь Сан-Луиджи деи Франчези в Риме; “Положение во гроб”, 1602-1604, Пинакотека, Ватикан; “Смерть Марии”, около 1605-1606, Лувр, Париж). Живописная манера Караваджо в этот период основана на мощных контрастах света и тени, выразительной простоте жестов, энергичной лепке объемов, насыщенности колорита - приемах, создающих эмоциональное напряжение, острую аффектацию чувств. Подчеркнутая “простонародность” типажей, утверждение идеалов демократизма поставили Караваджо в оппозицию по отношению к современному искусству, обрекли его в последние годы жизни на скитания по югу Италии. В поздних произведениях Караваджо обращается к теме одиночества человека во враждебном ему мире, его привлекает образ небольшого содружества людей, объединенных родственной близостью и душевным теплом (“Погребение Святой Лючии”, 1608, церковь Санта-Лучия, Сиракузы). Свет в его картинах становится мягким и подвижным, колорит тяготеет к тональному единству, манера письма приобретает характер свободной импровизационности. События биографии Караваджо поражают своим драматизмом. Караваджо обладал очень вспыльчивым, неуравновешенным и сложным характером. Начиная с 1600 года, времени наивысшего творческого подъема Караваджо, его имя стало постоянно появляться в протоколах римской полиции. Сначала Караваджо с друзьями совершал незначительные противоправные действия (угрозы, непристойные стихи, оскорбления), за которые привлекался к суду. Но в 1606 году художник в пылу ссоры во время игры в мяч совершил убийство и с тех пор был вынужден скрываться от полиции.После убийства художник бежал из Рима в Неаполь. Там он продолжал работать над крупными заказами; его искусство оказало решающее влияние на развитие неаполитанской школы живописи. В 1608 Караваджо переехал на Мальту, где написал портрет магистра мальтийского ордена и сам вступил в орден. Но вскоре и оттуда Караваджо пришлось бежать на Сицилию из-за своего вспыльчивого характера. Прожив на Сицилии некоторое время, художник в 1609 возвратился в Неаполь, где подвергся нападению в портовой таверне и был изуродован. В это время Караваджо уже был болен малярией, от приступа которой и умер 18 июля 1610 года. Суровый реализм Караваджо не был понят его современниками, приверженцами «высокого искусства». Обращение к натуре, которую он сделал непосредственным объектом изображения в своих произведениях, и правдивость ее трактовки вызвали множество нападок на художника со стороны духовенства и официальных лиц. Тем не менее, в самой Италии нашлось много его последователей, получивших название караваджистов.Творческая манера Караваджо оказала непосредственное влияние на сложение течения караваджизма - самостоятельного направления в европейском искусстве 17 века. Для караваджизма характерны демократизм образной системы, повышенное чувство реальной предметности, материальности изображения, активная роль светотеневых контрастов в живописно-пластическом решении картины, монументализация жанрово-бытовых мотивов. В Италии, где тенденции караваджизма сохраняли свою актуальность до конца 17 века и особенно сказались в живописи Рима, Генуи и Неаполя, наиболее сильное и оригинальное истолкование наследие Караваджо получило в творчестве итальянского художника Орацио Джентилески и его дочери Артемизии. Но еще значительнее было влияние творчества Караваджо за пределами Италии. Ни один крупный живописец того времени не прошел мимо увлечения караваджизмом, явившимся важным этапом на пути европейского реалистического искусства. Среди европейских мастеров караваджизма вне Италии наиболее значительно творчество утрехтских караваджистов в Голландии (Геррит ван Хонтхорст, Хендрик Тербрюгген и др.), а также Хусепе де Риберы в Испании и Адама Эльсхаймера в Германии. Через этап караваджизма прошли Питер Пауль Рубенс, Диего Веласкес, Рембрандт ван Рейн, Жорж де Латур. Воздействие отдельных приемов караваджизма ощутимо также в работах некоторых мастеров академизма (Гвидо Рени, Себастьяно Риччи в Италии и Вильям-Адольф Бугеро во Франции) и барокко (Карел Шкрет в Чехии и другие).+++++++++++++++++++++++++++++++Творчество КараваджоБарокко было господствующим стилем итальянского искусства 17 века, и прежде всего в архитектуре и скульптуре. Но наряду с ним существовало реалистическое направление, которое нашло наиболее полное выражение в произведениях художника Караваджо, оказавшего громадное воздействие на развитие всей реалистической живописи Европы.Микеланджело Меризи да Караваджо (1573—1610), прозванный так по местечку в Ломбардии, откуда был родом, получил художественное образование в Милане. Биографы рисуют его человеком бурного неуживчивого характера, неистового темперамента, необычайно упорным в достижении поставленной цели. Всю жизнь сохранял он верность своим убеждениям и внутреннюю независимость. Караваджо был художником огромной творческой смелости. Прекрасно зная жизнь простого народа, Караваджо сделал его своим героем. Первые годы жизни художника в Риме, куда он прибыл около 1590 года, были суровыми. Для заработка он писал цветы и фрукты на картинах других художников, а затем стал самостоятельно создавать своеобразные жанровые сцены и натюрморты. Изображая уличных мальчишек, посетителей кабачков, корзины с фруктами, он одним из первых утвердил право на существование этих жанров. Главное в произведениях Караваджо — не повествование, но характерный типаж.К числу таких картин относится «Юноша с лютней» (около 1595, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Перед ним на столе лежат скрипка, ноты, фрукты. С отточенным мастерством написаны все эти предметы в своей плотной округлости, вещественности, осязаемости. Светотенью пролеплено лицо и фигура, темный фон подчеркивает насыщенность выступающих вперед светлых тонов, предметность всего представленного. Караваджо утверждает превосходство непосредственного воспроизведения жизни. Болезненному изяществу еще распространенного маньеризма и патетике развивающегося барокко он противопоставляет простоту и естественность повседневного. Обобщая формы, выявляя существенное, он наделяет значительностью и монументальностью самые простые предметы. Композиции Караваджо со срезанными по пояс фигурами точно построены, в них есть строгая закономерность, целостность, замкнутость, сближающие Караваджо с мастерами Возрождения. Это придает монументальность и значительность не только его бытовым, но и религиозным сценам, таким, например, как «Неверие Фомы» (около 1603, Флоренция, Уффици; вариант — Потсдам, картинная галерея Сан-Суси).Удивительная конкретность и материальность форм отличают заказные религиозные произведения художника, принесшие ему скандальную известность необычной жизненностью и демократизмом. Смело трактует Караваджо религиозные образы, не боясь грубости и резкости, сообщая им черты сходства с простонародьем. Он находит своих героев среди рыбаков, ремесленников, солдат — людей цельных, наделенных силой характера. Резкими контрастами светотени он усиливает мощную, почти пластическую моделировку форм, приближая фигуры к переднему плану картины, показывая их в сложных ракурсах, подчеркивает их значимость, монументальность.Как жанровая сцена решена композиция «Призвание апостола Матфея» (1599—1600, Рим, капелла Контарелли в церкви Сан-Луиджи деи Франчези, где изображены двое юношей в модных по тем временам костюмах, с любопытством взирающих на входящего Христа. К Христу обратил взор Матфей, в то время как третий юноша, не поднимая головы, продолжает подсчитывать деньги. Яркий луч света, проникнув в открытую дверь, вырывает из мрака комнаты живые, острохарактерные фигуры. Светотеневое решение способствует не только выявлению объемов форм, но ж усиливает драматическую действенность, эмоциональность изображения.Крепкими, полнокровными людьми предстают в произведениях Караваджо святые и великомученики: простодушный грубоватый Матфей, суровые, вдохновенные Петр и Павел. Ничего необычного нет и в их пластически-осязаемых фигурах. Большая часть композиции «Обращение Павла» (1600—1601, Рим, церковь Санта-Мария дель Пополо) занята изображением копя, под копытами которого видна озаренная ярким светом фигура распростертого молодого Павла, представленного в необычайно сложном ракурсе. Используя оптические эффекты, художник добивается монументальности и силы общего решения.В поздних работах Караваджо усиливается драматизм мировосприятия и вместе с тем проявляется еще большее тяготение к монументализации. Единство и напряженность действия, настроения, законченность и неповторимость композиционных построений, поразительная мощь светотеневой моделировки сообщают им характер реальных сцен, полных больших чувств и мыслей. От картины к картине нарастает трагическая сила образов Караваджо. В картине «Положении во гроб» (1604, Рим, Ватиканская пинакотека) на глубоком темном фоне ярким светом выделяется тесно сплоченная группа близких Христу людей, опускающих его тело в могилу. Они грубоваты и сдержанны в своих чувствах, но движение каждого отмечено особой собранностью. И только воздетые в патетическом порыве отчаяния руки Марии оттеняют суровую скорбь остальных персонажей, составляя контраст с давящей тяжестью безжизненного тела Христа. Могильная плита, у края которой остановились несущие тело, подчеркивает статуарность, монолитность всей группы, уподобленной своеобразному монументу. Точка зрения снизу усиливает впечатление еличественности.Огромной эмоциональности добивается художник в композиции «Успение Марии» (1605—1606, Париж, Лувр), захватывающей искренностью переживаний, которые выражены в позах, жестах, лицах скорбных учеников Христа, окруживших ложе усопшей. Все здесь подчинено выражению горестного сознания трагичности жизни, неизбежности ее конца. По существу, это образы мужественных людей из народа, наделенные глубиной восприятия, значительностью и вместе с тем непосредственностью выражения сложных душевных движений. Острота наблюдений в характеристике каждого персонажа соединяется с монументальной лаконичностью и трагическим величием.Суровый реализм творчества Караваджо не был понят его современниками, приверженцами «высокого искусства». Обращение к натуре, которую Караваджо сделал непосредственным объектом изображения в своих произведениях, и правдивость ее трактовки вызвали множество нападок на художника со стороны духовенства и официальных лиц. Вспыльчивый нрав Караваджо и постоянные столкновения с окружающими усугубляли жизненные трудности. Убив во время игры в мяч своего партнера, он был вынужден бежать из Рима. Последние годы его жизни прошли в скитаниях.Воздействие творчества Караваджо на развитие реализма в европейском искусстве было огромным. В самой Италии нашлось много его последователей, получивших название караваджистов. Но еще значительнее было его влияние за рубежами Италии. Ни один крупный живописец того времени не прошел мимо увлечения караваджизмом, явившимся важным этапом на пути европейского реалистического искусства.++++++++++++++++++++Караваджо (его настоящее имя Микеланджело Меризи да Караваджо; 1571-1610) родился в Милане. Его роль в развитии живописи рубежа XVI-XVII веков огромна. Первые уроки живописи он получил в мастерской Симоне Петерцано, где дописывал предметы и драпировки на картинах уже известных, сложившихся мастеров. С этими знаниями он и уехал в Рим. Всем, чего Караваджо достиг позднее, в первую очередь он обязан своему великому таланту, своему неистовому темпераменту и смелому взгляду на вещи, своему умению отсекать все ненужные детали. Лишь в определенной степени успехи Караваджо - заслуга тех живописцев, что учили его. Приехав в 1592 году в Рим, художник поначалу продолжал дописывать какие-то предметы на картинах известных мастеров. Потом талант Караваджо был замечен кардиналом дель Монте, который стал покровителем и меценатом художника. Благодаря его протекции Караваджо получает свой первый крупный общественный заказ -написать фрески, работу над которыми художник закончил в 1600 году. Их непривычный натурализм оставил заказчика недовольным, зато они потрясли и воодушевили молодых художников. Вскоре последовали новые заказы на весьма престижные работы. Теперь живопись Караваджо многим очень нравилась, ей стремились подражать. Он первый внес в итальянскую живопись понятие «жанра», очень реалистично изображая на своих картинах неаполитанских гадалок и уличных мальчишек. Даже любимые итальянцами полотна на мифологические сюжеты он писал так, что их воспринимали как реалистичные жанровые картины. Полотно Мальчик, укушенный ящерицей написано Караваджо в последние годы XVI века. На небольшом пространстве картины изображен ошеломленный мальчик, лицо которого искажено болью от неожиданного укуса ящерицы. Контрастная светотень отчетливо высвечивает правую сторону лица испуганного ребенка, а также плечо и руку, которую укусила ящерица. Сама ящерица остается в тени, и там же, на темном фоне, Караваджо рисует чудный натюрморт из прозрачного бокала с цветком розы в нем и рассыпанных на столе ягод. Кажется, что мы можем дотронуться до стекла бокала, ощутить шероховатость розовых листьев, настолько они реальны. Достоверностью изображения поражает и лицо ребенка: глаза, пухлый, открытый в испуге рот -все это дает почувствовать удивительную правдивость происходящего и свидетельствует о возросшей реалистичности работ Караваджо.Пользуясь покровительством кардинала дель Монте, художник получал множество престижных заказов от римских аристократов. Хранящаяся в Лондонской Национальной галерее картина Ужин в Эммаусе, была написана по заказу Чириако Маттеи на сюжет из Евангелия от Луки. Это, несомненно один из шедевров Караваджо римского периода. На холсте изображена нехитрая трапеза четырех собравшихся вместе людей. Контрастная светотень вырывает из полутьмы фона их лица, одежду и белую скатерть с изумительно выписанным натюрмортом из лежащего в корзине винограда, фруктов и жареного цыпленка. Предметы на столе кажутся столь осязаемыми, что их хочется взять в руки. Спокоен вид сидящего за столом и еще никем не узнанного Иисуса. В красноречивом жесте он протягивает вперед руку, сотрапезники внимательно слушают Христа. Через мгновенье они узнают Его. В 1606 году в жизни художника произошел резкий перелом. Надо сказать, что Караваджо вел очень бурную жизнь, и однажды во время пьяной драки он совершил убийство, за что был приговорен к смертной казни. Однако Караваджо сумел бежать из Рима, и с 1606 по 1608 год он много скитался, продолжая творить. В Неаполе и на Сицилии он написал ряд знаменитых алтарных образов. Однако места, где бы он смог остаться надолго, Караваджо так и не находит. В этот период колорит его произведений меняется коренным образом, становясь более темным и мрачным. Да и темы, которые выбирает теперь художник, куда более драматичны. Все свое внимание живописец сосредоточивает на лицах, почти ничем не обозначая обстановку.Работа Саломея с головой Иоанна Крестителя относится к последним годам жизни художника. На темном фоне небольшого полотна наше внимание притягивают три фигуры. Это Саломея, получившая за свой волшебный танец страшную награду -голову Иоанна Крестителя. Палач, опускающий голову Крестителя на блюдо в руках Саломеи. И наконец, старуха-свидетельница, само воплощение смерти. Прекрасное лицо Саломеи повернуто в сторону, ее глаза полны страдания: совет матери Иродиады выбрать именно такую награду вылился в слишком страшное действо. Голова Иоанна Крестителя кажется совсем живой и словно желающей еще что-то сказать всем присутствующим. Вся картина полна скрытого напряжения и драматизма. Можно утверждать, что это лучшее полотно, из тех, что художник написал в последние годы своей жизни.++++++++++++++++++++++++++Caravaggio BiographyEarly life (1571-1592)Caravaggio was born in Milan, where his father, Fermo Merisi, was a household administrator and architect-decorator to the Marchese of Caravaggio. His mother, Lucia Aratori, came from a propertied family of the same district. In 1576 the family moved to Caravaggio to escape a plague which ravaged Milan. Caravaggio's father died there in 1577 and his mother in 1584. It is assumed that the artist grew up in Caravaggio, but his family kept up connections with the Sforza and with the powerful Colonna family, who were allied by marriage with the Sforzas, and destined to play a major role later in Caravaggio's life.In 1584 he was apprenticed for four years to the Lombard painter Simone Peterzano, described in the contract of apprenticeship as a pupil of Titian. Caravaggio appears to have stayed in the Milan-Caravaggio area after his apprenticeship ended, but it is possible that he visited Venice and saw the works of Giorgione, whom Federico Zuccaro later accused him of imitating, and Titian. He would also have become familiar with the art treasures of Milan, including Leonardo da Vinci's Last Supper, and with the regional Lombard art, a style which valued simplicity and attention to naturalistic detail and was closer to the naturalism of Germany than to the stylised formality and grandeur of Roman Mannerism.Rome (1592-1600)Caravaggio fled Milan for Rome in mid-1592 after "certain quarrels" and the wounding of a police officer. He arrived in Rome "naked and extremely needy ... without fixed address and without provision ... short of money." A few months later he was performing hack-work for the highly successful Giuseppe Cesari, Pope Clement VIII's favourite painter, "painting flowers and fruit" in his factory-like workshop. Known works from this period include a small Boy Peeling a Fruit (his earliest known painting), a Boy with a Basket of Fruit, and the Young Sick Bacchus, supposedly a self-portrait done during convalescence from a serious illness that ended his employment with Cesari. All three demonstrate the physical particularity - one aspect of his realism - for which Caravaggio was to become renowned: the fruit-basket-boy's produce has been analysed by a professor of horticulture, who was able to identify individual cultivars right down to "... a large fig leaf with a prominent fungal scorch lesion resembling anthracnose (Glomerella cingulata)."Caravaggio left Cesari in January 1594, determined to make his own way. His fortunes were at their lowest ebb, yet it was now that he forged some extremely important friendships, with the painter Prospero Orsi, the architect Onorio Longhi, and the sixteen year old Sicilian artist Mario Minniti. Orsi, established in the profession, introduced him to influential collectors; Longhi, more balefully, introduced him to the world of Roman street-brawls; and Minniti served as a model and, years later, would be instrumental in helping Caravaggio to important commissions in Sicily. The Fortune Teller, his first composition with more than one figure, shows Mario being cheated by a gypsy girl. The theme was quite new for Rome, and proved immensely influential over the next century and beyond. This, however, was in the future: at the time, Caravaggio sold it for practically nothing. The Cardsharps - showing another unsophisticated boy falling the victim of card cheats - is even more psychologically complex, and perhaps Caravaggio's first true masterpiece. Like the Fortune Teller it was immensely popular, and over 50 copies survive. More importantly, it attracted the patronage of Cardinal Francesco Maria Del Monte, one of the leading connoisseurs in Rome. For Del Monte and his wealthy art-loving circle Caravaggio executed a number of intimate chamber-pieces - The Musicians, The Lute Player, a tipsy Bacchus, an allegorical but realistic Boy Bitten by a Lizard - featuring Minniti and other adolescent models. The homoerotic ambience of Caravaggio's treatment of these works has been the centre of dispute amongst scholars and biographers since it was first raised in the later half of the 20th century, the critic Robert Hughes memorably described Caravaggio's boys as "overripe, peachy bits of rough trade, with yearning mouths and hair like black ice cream,"The realism returned with Caravaggio's first paintings on religious themes, and the emergence of remarkable spirituality. The first of these was the Penitent Magdalene, showing Mary Magdalene at the moment when she has turned from her life as a courtesan and sits weeping on the floor, her jewels scattered around her. "It seemed not a religious painting at all ... a girl sitting on a low wooden stool drying her hair ... Where was the repentance ... suffering ... promise of salvation?" It was understated, in the Lombard manner, not histrionic in the Roman manner of the time. It was followed by others in the same style: Saint Catherine, Martha and Mary Magdalene, Judith Beheading Holofernes, a Sacrifice of Isaac, a Saint Francis of Assisi in Ecstasy, and a Rest on the Flight into Egypt. The works, while viewed by a comparatively limited circle, increased Caravaggio's fame with both connoisseurs and his fellow-artists. But a true reputation would depend on public commissions, and for these it was necessary to look to the Church.Already evident was the intense realism or naturalism for which Caravaggio is now famous. He preferred to paint his subjects as the eye sees them, with all their natural flaws and defects instead of as idealised creations. This allowed a full display of Caravaggio's virtusoic talents. This shift from accepted standard practice and the classical idealism of Michelangelo was very controversial at the time. Not only was his realism a noteworthy feature of his paintings during this period, he turned away from the lengthy preparations traditional in central Italy at the time. Instead, he preferred the Venetian practice of working in oils directly from the subject - half-length figures and still life. One of the characteristic paintings by Caravaggio at this time which gives a good demonstration his virtuoso talent was his work, Supper at Emmaus from c.1600-1601.'Most famous painter in Rome' (1600-1606)In 1599, presumably through the influence of Del Monte, Caravaggio contracted to decorate the Contarelli Chapel in the church of San Luigi dei Francesi. The two works making up the commission, the Martyrdom of Saint Matthew and Calling of Saint Matthew, delivered in 1600, were an immediate sensation. Caravaggio's tenebrism (a heightened chiaroscuro) brought high drama to his subjects, while his acutely observed realism brought a new level of emotional intensity. Opinion among Caravaggio's artist peers was polarized. Some denounced him for various perceived failings, notably his insistence on painting from life, without drawings, but for the most part he was hailed as a great artistic visionary: "The painters then in Rome were greatly taken by this novelty, and the young ones particularly gathered around him, praised him as the unique imitator of nature, and looked on his work as miracles."Caravaggio went on to secure a string of prestigious commissions for religious works featuring violent struggles, grotesque decapitations, torture and death. For the most part each new painting increased his fame, but a few were rejected by the various bodies for whom they were intended, at least in their original forms, and had to be re-painted or find new buyers. The essence of the problem was that while Caravaggio's dramatic intensity was appreciated, his realism was seen by some as unacceptably vulgar. His first version of Saint Matthew and the Angel, featured the saint as a bald peasant with dirty legs attended by a lightly-clad over-familiar boy-angel, was rejected and a second version had to be painted as The Inspiration of Saint Matthew. Similarly, The Conversion of Saint Paul was rejected, and while another version of the same subject, the Conversion on the Way to Damascus, was accepted, it featured the saint's horse's haunches far more prominently than the saint himself, prompting this exchange between the artist and an exasperated official of Santa Maria del Popolo: "Why have you put a horse in the middle, and Saint Paul on the ground?" "Because!" "Is the horse God?" "No, but he stands in God's light!"Other works included Entombment, the Madonna di Loreto (Madonna of the Pilgrims), the Grooms' Madonna, and the Death of the Virgin. The history of these last two paintings illustrate the reception given to some of Caravaggio's art, and the times in which he lived. The Grooms' Madonna, also known as Madonna dei palafrenieri, painted for a small altar in Saint Peter's Basilica in Rome, remained there for just two days, and was then taken off. A cardinal's secretary wrote: "In this painting there are but vulgarity, sacrilege, impiousness and disgust...One would say it is a work made by a painter that can paint well, but of a dark spirit, and who has been for a lot of time far from God, from His adoration, and from any good thought..." The Death of the Virgin, then, commissioned in 1601 by a wealthy jurist for his private chapel in the new Carmelite church of Santa Maria della Scala, was rejected by the Carmelites in 1606. Caravaggio's contemporary Giulio Mancini records that it was rejected because Caravaggio had used a well-known prostitute as his model for the Virgin; Giovanni Baglione, another contemporary, tells us it was due to Mary's bare legs -a matter of decorum in either case. Caravaggio scholar John Gash suggests that the problem for the Carmelites may have been theological rather than aesthetic, in that Caravaggio's version fails to assert the doctrine of the Assumption of Mary, the idea that the Mother of God did not die in any ordinary sense but was assumed into Heaven. The replacement altarpiece commissioned (from one of Caravaggio's most able followers, Carlo Saraceni), showed the Virgin not dead, as Caravaggio had painted her, but seated and dying; and even this was rejected, and replaced with a work which showed the Virgin not dying, but ascending into Heaven with choirs of angels. In any case, the rejection did not mean that Caravaggio or his paintings were out of favour. The Death of the Virgin was no sooner taken out of the church than it was purchased by the Duke of Mantua, on the advice of Rubens, and later acquired by Charles I of England before entering the French royal collection in 1671.One secular piece from these years is Amor Victorious, painted in 1602 for Vincenzo Giustiniani, a member of Del Monte's circle. The model was named in a memoir of the early 17th century as "Cecco", the diminutive for Francesco. He is possibly Francesco Boneri, identified with an artist active in the period 1610-1625 and known as Cecco del Caravaggio ('Caravaggio's Cecco'), carrying a bow and arrows and trampling symbols of the warlike and peaceful arts and sciences underfoot. He is unclothed, and it is difficult to accept this grinning urchin as the Roman god Cupid - as difficult as it was to accept Caravaggio's other semi-clad adolescents as the various angels he painted in his canvases, wearing much the same stage-prop wings. The point, however, is the intense yet ambiguous reality of the work: it is simultaneously Cupid and Cecco, as Caravaggio's Virgins were simultaneously the Mother of Christ and the Roman courtesans who modeled for them.Exile and death (1606-1610)Caravaggio led a tumultuous life. He was notorious for brawling, even in a time and place when such behavior was commonplace, and the transcripts of his police records and trial proceedings fill several pages. On 29 May 1606, he killed, possibly unintentionally, a young man named Ranuccio Tomassoni. Previously his high-placed patrons had protected him from the consequences of his escapades, but this time they could do nothing. Caravaggio, outlawed, fled to Naples. There, outside the jurisdiction of the Roman authorities and protected by the Colonna family, the most famous painter in Rome became the most famous in Naples. His connections with the Colonnas led to a stream of important church commissions, including the Madonna of the Rosary, and The Seven Works of Mercy.Despite his success in Naples, after only a few months in the city Caravaggio left for Malta, the headquarters of the Knights of Malta, presumably hoping that the patronage of Alof de Wignacourt, Grand Master of the Knights, could help him secure a pardon for Tomassoni's death. De Wignacourt proved so impressed at having the famous artist as official painter to the Order that he inducted him as a knight, and the early biographer Bellori records that the artist was well pleased with his success. Major works from his Malta period include a huge Beheading of Saint John the Baptist (the only painting to which he put his signature) and a Portrait of Alof de Wignacourt and his Page, as well as portraits of other leading knights. Yet by late August 1608 he was arrested and imprisoned. The circumstances surrounding this abrupt change of fortune have long been a matter of speculation, but recent investigation has revealed it to have been the result of yet another brawl, during which the door of a house was battered down and a knight seriously wounded. By December he had been expelled from the Order "as a foul and rotten member." Before the expulsion Caravaggio had escaped to Sicily and the company of his old friend Mario Minniti, who was now married and living in Syracuse. Together they set off on what amounted to a triumphal tour from Syracuse to Messina and on to the island capital, Palermo. In each city Caravaggio continued to win prestigious and well-paid commissions. Among other works from this period are a Burial of St. Lucy, a The Raising of Lazarus, and an Adoration of the Shepherds. His style continued to evolve, showing now friezes of figures isolated against vast empty backgrounds. "His great Sicilian altarpieces isolate their shadowy, pitifully poor figures in vast areas of darkness; they suggest the desperate fears and frailty of man, and at the same time convey, with a new yet desolate tenderness, the beauty of humility and of the meek, who shall inherit the earth." Contemporary reports depict a man whose behaviour was becoming increasingly bizarre, sleeping fully armed and in his clothes, ripping up a painting at a slight word of criticism, mocking the local painters.After only nine months in Sicily Caravaggio returned to Naples. According to his earliest biographer he was being pursued by enemies while in Sicily and felt it safest to place himself under the protection of the Colonnas until he could secure his pardon from the pope (now Paul V) and return to Rome. In Naples he painted The Denial of Saint Peter, a final John the Baptist (Borghese), and, his last picture, The Martyrdom of Saint Ursula. His style continued to evolve - Saint Ursula is caught in a moment of highest action and drama, as the arrow fired by the king of the Huns strikes her in the breast, unlike earlier paintings which had all the immobility of the posed models. The brushwork was much freer and more impressionistic. Had Caravaggio lived, something new would have come. The Denial of Saint Peter, c. 1610. Oil on canvas, 94 x 125 cm. Metropolitan Museum of Art, New York. In the chiaroscuro a woman points two fingers at Peter while a soldier points a third. Caravaggio tells the story of Peter denying Christ three times with this symbolism.In Naples an attempt was made on his life, by persons unknown. At first it was reported in Rome that the "famous artist" Caravaggio was dead, but then it was learned that he was alive, but seriously disfigured in the face. He painted a Salome with the Head of John the Baptist (Madrid), showing his own head on a platter, and sent it to de Wignacourt as a plea for forgiveness. Perhaps at this time he painted also a David with the Head of Goliath, showing the young David with a strangely sorrowful expression gazing on the wounded head of the giant, which is again Caravaggio's. This painting he may have sent to the unscrupulous art-loving cardinal-nephew Scipione Borghese, who had the power to grant or withhold pardons.In the summer of 1610 he took a boat northwards to receive the pardon, which seemed imminent thanks to his powerful Roman friends. With him were three last paintings, gifts for Cardinal Scipione. What happened next is the subject of much confusion and conjecture. The bare facts are that on 28 July an anonymous avviso (private newsletter) from Rome to the ducal court of Urbino reported that Caravaggio was dead. Three days later another avviso said that he had died of fever. These were the earliest, brief accounts of his death, which later underwent much elaboration. No body was found. A poet friend of the artist later gave 18 July as the date of death, and a recent researcher claims to have discovered a death notice showing that the artist died on that day of a fever in Porto Ercole, near Grosseto in Tuscany.